Entrada.

sábado, 22 de diciembre de 2012

Diversos Rumbos.



Llevo como casi dos semanas sin actualizar debido al agobio que infunde la universidad por estas épocas, agobios también producidos por la dejadez que tenemos los estudiantes, y el que diga lo contrario que me tire un cascote a la cabeza, dejándolo todo para el último día.

Por otra parte han sido unas semanas de reflexión, decisiones y nuevos aprendizajes, una semana en la que como siempre tanto rock, jazz y blues me han acompañado, pero en la que el flamenco a estado muy presente, y me refiero al cante de verdad, no a los gritos de ciertos grupos que dicen pertenecer a este sector artístico tan respetado, puro y cargado de sentimiento. Está semana decidí comenzar una nueva etapa en la guitarra, sin descuidar la actual claro, una etapa que me condujese y diese resultados, que me ilusionase y parece que estoy en el camino... sólo necesito esfuerzo y dedicación.

También han sido dias de descubrimientos, que meteré a mi sección "descubriendo Rock n' Roll", descubrimientos aconsejado por amigos sabios. Me refiero a obras como "Pyramid" de The Alan Parsons Project, o descubrimientos  personales como "The Hardest Town" de Rhino Bucket. Para nada me han abandonado Chuck Loeb, Metheny, Bonamassa, Clapton, T-Bone o los Zepp, siguen ahí, poniéndome los pelos de punta, sacando todo de mi, pero a veces no está demás otros senderos, otros rumbos, como Camaron, Mercé, Paco de lucía o el mismisimo Goran Bregovic... la Música tiene diversos caminos, atajos y senderos que nos conducen a un mismo lugar, enriqueciendonos y nutriéndonos de nuevos sonidos, ya que si nos estancamos en un sólo género nos cansamos y terminamos aborreciéndolo.

La música es maravillosa pero a veces... se puede volver en tu contra, agobiarte y decirte, ¡ché! que me muevo por más lugares, ¡descubreme!.

Feliz Navidad.

sábado, 8 de diciembre de 2012

Cuando tres guitarras son una sola.


Corría el año 1996, un servidor era un simple enano con una media docena a la espalda y una infancia cargada de diversión y aprendizaje, mientras en los estudios de Peter Gabriel más conocidos como "Peter Gabriel Real World" empezaba a cocinarse algo que jamás se había intentado, comenzaba  a tomar forma uno de los discos más importantes para la fusión, el Jazz y el flamenco, se estaba realizando un obra inigualable  inconfundible, muy lejos de la concepción musical, lejos de la clasificación genérica  de la crítica, se estaba gestando una obra de arte.

Octubre (según dicen las fuentes internautas), tres maestros de la guitarra se juntan para intercambiar influencias, aprender y hacer algo fuera de lo normal, sus nombres: Al Di Meola, John Mclaughlin y Paco De Lucía, el maestro, el flamenco, la guitarra de España, el hombre más grande que ha dado y dará ese instrumento compuesto por madera y nylon, entre otros materiales. Como bien dije, se trata de una reunión de intercambio "cultural" musical, una reunión de aprendizaje en la que los tres querían realizar algo que jamás se había intentado, quería escapar de esa concepción estilista en la que andaban sumidos, unos como iconos del Jazz y otros del Flamenco, realizando una fusión en la que ninguno destacase, si no en la que que todos se compenetrasen fusionando temas suyos y realizándolos en conjunto.

Paco totalmente internacionalizado, quiere abrir sus campos musicales, sus registros, quiere de algún modo escapar de esa atadura flamenca para de alguna manera nutrirla, enriquecerla y porque no, hacerse aún más grande. Decide entonces juntarse junto a dos de las más grandes guitarras jazzeras del momento, para aprender un poco de esa cultura musical, más ligada a la improvisación que a las bases establecidas, Paco precisaba de esa cultura improvisada para nutrir su guitarra, para llevarlo a su terreno y para de algún modo internacionalizar el flamenco, sacarlo un poco de esa concepción un poco marginal de "tipical spanish" y mostrar su verdadero arte, simplemente quería aprender. muestra de ello son unas declaraciones en las que dice "...yo pensé que la mejor forma de aprender era reuniendome con otro músicos, por ejemplo de Jazz, que es gente muy a la vanguardia armónicamente..." "...yo nunca pretendí dejar de ser flamenco, ni de dedicarme a Jazz, yo iba con la idea muy clara de que iba a aprender para luego traerlo de nuevo a mi flamenco..." está es la grandeza de un gigante de la guitarra, la humildad, la igualdad, el aprendizaje y la valentía que han hecho de su carrera y camino musical algo digno de admiración.

Por su parte, Al Di y John  genios indiscutibles de la guitarra Jazz son en la época el culmen del virtuosismo musical, caracterizados prácticamente por su virtuosismo en la guitarra acústica son dignos de admiración, Al Di en concreto, es y será siempre reconocido por ser uno de los músicos más influyentes, participativos y propicios a realizar o a desempeñar el crecimiento de la cultura "fusión" una cultura muy fácil de  ligar y mezclar con los sonidos jazzísticos, pues el jazz es pura fusión de estilos, pura cultura musical, que no para de crecer y nutrirse con aquellas influencias sonoras que llegan a sus instrumentos.

El disco en sí es una obra de arte compuesto por 9 pistas, todas salvo "Manha de Carnaval" son composiciones particulares de cada guitarrista concebidas desde un punto de vista virtuosista, en el que la rapidez de las notas hace gala de aprendizaje que buscaba Paco, de esa improvisación... es una joya que no puede faltar en la colección de aquel que adora la guitarra, el Jazz, el flamenco y la fusión, aunque en realidad no pueda ser un disco clasificable pues encajarlo en un estilo no sería lo más correcto.

Dejando a un margen los nombres, jerarquías, currículums, prestigios ..etc. y cerrando los ojos, podemos escuchar como esas tres magistrales guitarras se nos convierten en dos, una solista y otra acompañante, ambas interpretadas por los tres. Si dejamos de lado el acompañamiento y nos fijamos en la solista, podemos notar como el alma de los tres artistas se comunica  se une y se vuelve una sola, una sola guitarra compuesta por el virtuosismo de Meola y Mclaughlin, sus notas imposibles, los ataques rápidos Mclaughlin, la efectividad y magistral velocidad de Al Di (no falla una nota el tío) y el arte de Paco, su templanza, su maestría. Está es la grandeza de este disco, ninguno destaca por encima del otro, ni está más soberbio que el otro, si no que los tres destacan como si de uno sólo se tratase.

Gracias a un tío mío descubrí este disco con apenas..10 años, solo habían pasado cuatro años desde su grabación y se me había grabado en mente, tanto que hace simplemente mes y medio, salía de un librería de música donde compro los libros de la uni o los que me ayudan a descubrir e investigar, y al pasar por una tienda de discos de segunda mano no podía creerme lo que veía...era el, "guitar trío" casi nuevo y al módico precio de 5 €, no me lo pensé lo saqué de ese cajón en el que convive junto a otras joyas y me lo llevé a casa, ahora lo escucho prácticamente con asiduidad y puedo decir con orgullo que tras 16 años de su grabación, tengo una obra de arte y una joya en mi estantería.

Os dejo con 4 joyas, para que disfrutéis del disco, las 3 individuales que más me gustan y otra que que no es de composición particular.

"La estiba" de Paco De Lucía-

"Beyond The Mirage" de Al Di Meola.

"Letter From India" de John Mclaughlin.

"Manha de Carnaval" Al Di Meola, John Mclaughlin, Paco de Lucía.


Un abrazo.


jueves, 6 de diciembre de 2012

Descubriendo Rock n' Roll I: Kasey Anderson And The Honkies



He decidido hacer está sección para cuando descubra nuevas y buenas influencias rockeras poder hacerlas presentes, ya que uno por diversos motivos no conoce todos los parajes de este maravilloso género (quizá por mi apertura a muchos otros, mi temprana edad...etc.) y siempre agradece el aprendizaje y los nuevos descubrimientos, por que si en la vida no descubrimos nada ¿Que sentido tiene?, y es que la música a través de muchos de sus significados es, como bien titula mi blog, UNIVERSAL  siendo una de sus maravillas el contacto social que hace que uno se nutra, descubra nuevas cosas y disfrute de verdad, por eso los que amamos de verdad este arte disfrutamos con estas cosas.

Un día indagando por el maravilloso blog de TwoHeads "Necesito un Rock And Roll", me quedé maravillado con una entrada, muy bien escrita, que hablaba sobre el camino de Kasey Anderson, el camino de su carrera musical, la cual muy bien comparada metafóricamente por Two necesita el mismo cuidado que una planta, algo con lo que sobrevivir y algo que le hiciese crecer y seguir adelante (Agua y Luz).

Kasey Anderson y The Honkies no es la típica banda de Rock N' Roll comercial, sin personalidad y que entre sus objetivos más importantes se encuentra la fama. No, eso no va con ellos, si no que se trata de una banda establecida bajo unas bases, que desprende musicalidad por los cuatro costados, aunque a algunos nos gusten más unos temas que otros, y que tienen como más estricto objetivo hacer lo que les gusta, lo que llena y lo que les llena a aquellos que les seguimos, es decir, es una banda de verdadero Rock n' Roll que sujetos a una personalidad propia, que quizás a veces no son suene un tanto springstiriana, te engancha de verdad.

Enganchado me tiene "Heart Of A Dog" grabado por los americanos en el 2011, un disco que desde la primera pista te atrae, te engancha y hace que sucumbas ante el poder y la potencia de sus guitarras, no porque yo sea guitarrista, si no porque destacan claramente. El hecho de ir al lío desde la primera pista, mostrando esa personalidad y esos Riff's eléctricos dice mucho de ellos, para mi uno de sus temas más destacados es este primero "The Wrong Light", en el que se aprecia como la voz de Kasey está a la altura de la banda, una banda que interpreta Rock del bueno, ese rock que vive entre la frontera del blues más electrificado y el Rock n' Roll más agresivo, eso si, cargado también de otros aromas más próximos al Folk.

Esos aromas por ejemplo podemos notarlos en temas como "Mercy"  o "Sirens And Thunder" en los que yo destacaría esos sonidos propios de la guitarra Slide, sonidos que nos muestran esas influencias, esa frontera de la que hablaba anteriormente, propiA deL blues electrificado tipo Bonamassa o Haley. La banda también muestra algún que otro bajón intensivo, jugando con la dinámica del disco y con los géneros, ya que siempre de una buena tempestad hay que poner un poquito de calma al asunto; esto se aprecia en temas como "Yous Side Of Town", "My Blues, My Love" o "Exist Gosh", este ultimo un poco menos, ya que poco a poco va subiendo la dinámica de la canción con la entrada de las guitarras y mostrando una armonía bastante maja. Tras esto, volvemos a las guitarras distorsionadas,a la dureza, a la electricidad, al Rock n' Rol, vuelven los Riff's, cambiamos el canal del amplificador y nos deleitamos con temas como "kasey Anderson's Dreams" o "My Baby's a Wreecking Ball" para terminar de nuevo en la frontera, con "Revisionist History Blues" quien consigue hacerte mover el cuerpo al ritmo del Riff de la guitarra, el cual se te graba en la seserA de manera instántánea, un tema bastante elaborado, en el que se aprecia como van interviniendo poco a poco la armónica, el piano y la voz del propio Kasey mientras la guitarra te conduce por toda la composición. 

El disco acaba calmadito con "Far Anyone". Podemos observar un disco verdaderamente bueno, un disco con personalidad, guitarrero, realizado por una banda muy pura, fiel así misma, siendo en realidad Kasey como bien dice en su página web "un hombre entre otros hombres diferentes", entre Andrew Mckeag (guitarrista, voces), Eric Corson (bajista) y Mike Musburguer (batería).

Es un disco capaz de dar color, a un día gris. 





Un abrazo.


domingo, 2 de diciembre de 2012

Chick Corea Trío, Concierto.




Domingo 2 de diciembre del 2012 son las  20:00 de la tarde, el trío formado por Chick Corea al piano y a la cabeza; Christian McBride al contrabajo; y Brian Blade a la batería, se dispone a protagonizar uno de los concierto más increíbles que he podido vivir en mi temprana edad.
Puntuales, salen al escenario del auditorio nacional de Madrid, un escenario que intimida a cualquiera, caracterizado por la disposición circunferencial del público, el cual te rodea y te observa atentamente, además de tener una acústica acojonante. 
Comienza el concierto, no me pidáis el tracklist porque con el frenesí perdí la cuenta de los temas, el motivo que lo ocasionó fue la excelente actuación de Brian Blade, simplemente ACOJONANTE es decir... no se si hoy habría tomado doble ración de alcalinas pero madre mía con que energía salió al escenario, que cambios de ritmo, que velocidad, que solos de batería que hombre por dios!!
por su parte Armando, Chick Corea como nombre artístico, estuvo de 10, en tanto en lo musical como en lo personal, mostró esa personalidad propia del músico puro basada en el respeto, en el compañerismo, dejando espacio a sus músicos, a sus compañeros, alabándoles en sus momentos y disfrutando con el público de la gente que llevaba consigo, porque ojo no sólo fue Brian, si no que McBride mostró esa gran versatilidad que tiene como contrabajista, esa gran musicalidad que le caracteriza y que le ha llevado a ser acompañante de grandes como Chick, aunque el ya de por sí lo sea... sacando sonidos imposibles de un instrumento tan "oscuro" como puede llegar a ser a veces el contrabajo, quizás oscuro no sea la palabra correcta, no la tomemos desde su verdadera definición sino que lo entendamos como un instrumento difícil de manejar, de sacar partido...un instrumento duro de verdad. Cómo tema de esta primera parte me quedaría con "The Gardens" que prácticamente a cerrado la primera sesión, una sesión que a mostrado claramente como el trío, llevado en volandas, a representado cuán importante es la improvisación en el Jazz.



Se acababa el "primer acto" y veíamos como al comienzo del segundo el equipo que se encargaba del sonido del trío, comenzaba a coloca sillas, micrófonos y altavoces nuevos vaticinando de alguna manera la incorporación de nuevos músicos, músicos que por la distribución de las sillas, y la dirección de algún micrófono iban a estar relacionados con el arte propio de nuestro folklóre y muy ligando al Jazz.. el flamenco. Entre palabra y palabra, Chick comenzaba a introducir y presentar a los nuevos acompañantes, por el auditorio había quién pensaba que el gran Paco se iba a presentar, pero si hubiese ocurrido ya si que se habría caído todo el auditorio a los pies de la música. Primero aparecía a escena el flautista, no sé si era José Pardo la verdad, porque no he podido enterarme muy bien.. y el gran, grandísimo NIÑO JOSELE, está noche, me dado cuenta de la altura de este guitarrista, de su arte, de su importancia musical y de lo grande que es, ha conseguido que cada pelo de mi piel se pusiese de punta, que brivase con cada nota, acorde y ligadura de su guitarra, ha hecho que a través del nylon de sus cuerdas mis sentimiento estuviesen a flor de piel. Para mi, está segunda parte ha sido la mejor, una segunda parte en la que se a podido ver a un Chick más natural, más comprometido, movido, un chick que por momento sacaba sus raices, metiendo sus típicas fusiones latinas, sus juegos rumberos..sus fusiones de son... momentos Chick, caracterizados por su exquisita improvisación.



Se acercaba el final del concierto, la despedida, entre numerosos aplausos, que sobrepasaban los 5 minutos, los músicos salían a escena para brindar el BIS, el bis que por supuesto estaba compuesto por el tema más característico del compositor americano "Spais" un tema servido por una excelentísima introducción del niño Josele que continuo Armando con el famosísimo preludio del concierto de Aranjuez y que puso al público en participación, Armando, a modo de animador jugó con el público creando como un "Scat" gigante, el cual resultó exitoso y dió pie a la gran ovación que merecía el trío y sus artista invitados. Sin duda a sido una gran noche, protagonizada por la buena música y la excelente compañía de amigos como José y Luis, con quiénes celebré el exitoso resultado con una cañitas.

Fue un gran concierto, íntimo, protagonizado por la genialidad de todos los músicos, un ejemplo de improvisación y virtuosismo, al que no faltaron temas como "La Fiesta", "Windows", "Children Song", "Armando's Rhumba" entre otros.

Un saludo.







miércoles, 28 de noviembre de 2012

Camel, no sólo es una marca tabacalera.



Los años 70, marcados por las muertes de iconos de la psicodelia como Hendrix o Morrison, son años en los que el rock vive un proceso de transición musical que va de lo psicodélico hacia lo conocido como rock progresivo, un rock cargado de elementos clásicos y experimentativos, donde las composiciones se extienden. elementos precisos entre sus múltiples características (las cuales dan para una larga entrada).

En este marco contextual aparecen Camel, grupo que comparte nombre con la famosa marca de tabaco de la cual llega a asemejarse hasta en alguna que otra portada. La banda de origen británico surge en el año 1971 siendo una de las bandas pioneras en el género, mostrando una personalidad totalmente desconocida y mezclando majestuosamente estilos nunca antes fusionados. 
Compuesta por Peter Bardens a los teclados, Doug Ferguson al bajo, Andy Ward a la batería y Andrew Latimer a la guitarra y la voz, Camel es una banda prácticamente instrumental, en la que sus magistrales composiciones dejan un poco de lado la importancia de la parte vocal, destacando de manera clara la fusión Jazz que le da al grupo esa personalidad tan marcada, los magníficos riff's y solos de guitarra, y los cambios rítmicos los cuales son conducidos de manera magistral.



Aunque no gozaron de un éxito tan marcado como el que pudieron tener otras bandas de este estilo ( hablamos de grupos de la talla de  Rush, Pink Floyd o Emerson Lake & Palmer) están sin lugar a dudas a su altura no teniéndoles nada que envidiar a estas bandas, es más, forjando su propia personalidad y jugando con esa fusión estilística, Camel fue una de las bandas que marcó esa progresión musical del rock dada en los años 70. Si es cierto que quizás esos alti-bajos que sufren a finales de los 70 con la marcha de Ferguson, debido a problemas de entendimiento con Ward basados en el camino sonoro y musical al que se dirigía el grupo; o los problemas con las drogas que obligaron a Ward a abandonar el conjunto, si que pudieron ayudar a que esa estabilidad musical se viese alterada y por lo tanto, el éxito del grupo y su difusión se viese mermadas. Por otro lado en 1979 entra entre otros Colin Bass, con quién la formación grabó su álbum más comercial, y con quien (a pesar de sus idas y venidas) Andrew Latimer a contado hasta hoy.

Latimer, quizás el más afectado por todas estás controversias y el más afianzado en la banda es quién debido a la presión ejercida por la discográfica decide continuar con el rumbo del grupo y busca la colaboración del teclista  Ton Scherpenzeel y el batería Paul Bruges para así tratar de salir adelante, hasta que ya hacia finales de siglo, comienzos del nuevo milenio, el grupo sufre las salidas de estos dos últimos, recibiendo las entradas Denis Clement y Guy LeBlanc. 

Como podéis observar, Camel es un grupo que quizás no gozo del éxito que verdaderamente se merecían, estando marcados por la controversia... por las entradas y salidas de antiguos y nuevos componentes, su música está más allá de todo esto, sus composiciones son magníficas y están totalmente cargadas de esa experimentación realizada por los nuevos grupos que surgen en estos años de transición del rock, por estos nuevos sonidos que no están para nada alejados de la estética psicodélica de años anteriores, es más, en temas como "Lady Fantasy" se puede notar presente esos sonidos psicodélicos, eso sí, siempre mezclados con la fusión del Jazz y de los magistrales y potentes solos creados por Latimer, su máximo estandarte, el más fiel, y el que tiró de la banda. 


Como discos me gustaría recalcar "Camel" y " Mirage", sus dos primeras composiciones, y las que muestran totalmente ese sonido y esa personalidad propia de la banda británica. Se trata de un grupo que sinceramente merece la pena escuchar, pararse y apreciar los matices de su composición, un grupo que para mí ha sido uno de los mayores descubrimientos en los últimos meses y que me ha hecho ver que CAMEL, NO ES SÓLO UNA MARCA TABACALERA. 


Un Abrazo.




jueves, 22 de noviembre de 2012

Santa Cecilia, Patrona de la música.


Musicólogos, músicos y en definitiva, amantes de la música, hoy es Santa Cecilia, nuestra patrona!. Patrona también de los ciegos y los poetas.

Santa Cecilia fue una noble romana, martirizada por su conversión al cristianismo en los S. II-III d.c., siendo otorgada nuestra patrona  en 1594 por el papa Gregorio XIII. Desde muy joven Snt. Cecilia tocaba instrumentos, el harpa según se cree, aunque a veces sea representada tocando un piano (instrumento inexistente en su época), además según se cree, cuando fue arrestada no dejo de entonar cantos dirigidos al "señor".

Aunque siendo sinceros, no soy creyente, hoy también es denominado el día de la música, y aunque se nos reconozca nuestra dedicación y pasión a través de una "Santa", hoy, es nuestro día.

Cuando me sea posible ampliaré más información de esta patrona, ya que su vida fue interesante aunque la iglesia la ensalce por haber sido una mártir y haber sufrido su fe cristiana, el plano musical está más allá que el religioso.

Sin más que añadir, me voy corriendo a la Universidad a celebrar con mis compañero y futuros musicólogos nuestro día!.

Un abrazo!!.


domingo, 18 de noviembre de 2012

Sonrisas Melódicas.


Ayer, día 18 de noviembre del año 2012 el tercer integrante de aquel maravilloso programa televisivo que hizo olvidar la situación social de lo años 70 a sus seguidores, se reunió con el resto de sus hermanos. Emilio Aragón "Miliki" falleció dejando a su paso grandes momentos para la infancia de miles de niños, que seguimos sintiéndonos identificados con el.
Quién no ha crecido escuchando las canciones que hablaban sobre el encuentro casual de dos amigos los cuales llamados Pepito y José se preguntaban que habían hecho, quién no a cantado jocosamente el "cómo me pica la nariz" mientras que se rascaba, o quién no le a cantado a su hijo, sobrino o primo pequeño la canción del "barquito con cascara de nuez".
Todos hemos ido de paseo en el auto nuevo, o en el coche de papá, por eso Miliki siempre será reconocido por ser el Payaso de España, aquel que a hecho reir a generaciones, entreteniendo y llenando de magia la infancia de miles de niños. Todos hemos crecido con su canciones, gritando bien fuerte cuando él nos preguntaba esa frase tan famosa, la cual a sido convertida en muletilla de nuestro idioma y que decía:

¿Cómo están ustedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees?
Las melodías que tanto él como sus hermanos, y posteriormente su hijo y sus sobrinos crearon, produjeron sonrisas en la sociedad de los años setenta-ochenta, una sociedad que vivía el fin de una dictadura y se preparaba para una transición hacía la democracia, por eso Miliki puede ser considerado el héroe del pueblo, porque a través de su grito de guerra "naranianononiano" mientras rompía el decorado mostraba que no hay nada más importante que la felicidad, nada más reconfortante que la sonrisa, la cual es gratuita y hace que los problemas que puedan avecinarse sean sobrellevados con optimismo.

Nacido en el seno de una familia artística, Milki, bautizado así por el mismo, no vivió una vida fácil ya que durante la posguerra fue en América latina donde triunfó, actuando junto a sus hermanos en Cuba, Argentina, Venezuela...etc y siendo claro ejemplo de la emigración española ante la situación decadente de aquella España, la cual desgraciadamente no dista mucho de la actual.


En los años 70, como ya he mencionado vuelve a España donde junto a sus hermanos formará un programa de televisión que durará hasta los 80 época en la que decide encaminarse por la sonrisa melódica al lado de Rita, su hija, encaminando numerosos proyectos, y haciendo reír a nuevas generaciones, como la de un servidor. Fue una cinta suya, a mis niños de treinta años, la primera posesión musical navideña que recuerdo, una cinta que recuerdo con cariño y en la que Miliki cantaba junto a otras personalidades de la talla de Goma Espuma o  Gabino Diego, ya que este personaje fue y sigue siendo querido por la sociedad española.

Hoy en día la sociedad echa en falta una persona de la talla de Milki, un heroe que con sus melodías y actuaciones haga olvidar la decadente situación, pero ahí quedan sus canciones cargadas de optimismo, situaciones graciosas y ánimos que a la vez de hacernos reír  nos enseñaban de alguna manera a ser mejores personas, algo que nunca está demás y siempre se agradece. Todos aquellos niños que hemos crecido escuchándote en el Radiocasete de casa, o aquellos que mientras merendaban frente al televisor te contestaban gritando con todas sus fuerzas, no te olvidaremos.

Porque todos sabemos, que cuando llegue el día estarás ahí para preguntarnos:

¿Cómo están Ustedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees?

y nosotros, felices y volviendo a nuestra infancia, contestaremos con todas nuestras fuerzas.
-BIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN!!!!!!!!!!!!!

Porque había una vez, un Circo que alegraba siempre, siempre, siempre el corazón.
Gracias Maestro.


miércoles, 14 de noviembre de 2012

Las Musas Sociales.

Hoy, 14 de Noviembre que me perdone la música que estoy en Huelga. Que me perdonen aquellos ineptos sordomudos que permiten que nuestra sociedad sea dirigida al desastre y la demagogia  mientras cruzados de brazos aceptan las directrices de cuatro sinvergüenzas, permitiendo que nuestros derechos sean pisados, enterrados y sepultados. Que me perdonen aquellos periodistas y críticos impertinentes que hablan de una situación no tan grave, de un movimiento "anti-sistema", y de unos músicos que deben dedicarse a tocar, ya que según ellos las causas socio-políticas no van ligadas a su trabajo y por ello no tienen porque opinar ni meterse en "camisa de once varas".

Pues verán ustedes, responsables de la prensa más cavernaria y demagoga, que las musas, aquellos "seres" integrados en la cabeza del compositor, músico, poeta... o artista general, son más sociales y "protestonas" de lo que ustedes creen. Engañados ustedes, se creen que el arte en general es un método de diversión, es un ocio que hace entretener a vuestro pueblo y así campar a las anchas haciendo lo que os de la gana, pero no, equivocados estáis ya que el arte, en particular, y más concretamente la música han sido desde los tiempos más remotos, vehículos que han conducido a la perfección las causas sociales, denunciando las injusticias y reivindicando los derechos.

No tan atrás quedan los tiempos en los que la "canción protesta" sacó a luz una corriente de músicos y poetas que luchaban por la sociedad, por los derechos que hoy en día tenemos, y que poco a poco está panda de vagos, ladrones y sin vergüenzas tratan de echar abajo. Esta corriente de cantautores luchaban con la melodía, la palabra y la fe de una sociedad, que sumida en una dictadura quería avanzar, tener unos derechos esenciales establecidos y gozar de un situación social justa, una situación que forjase un mejor futuro para sus hijos y nietos, evitando vivencias pasadas, que hoy, en la actualidad, vuelven teñidas de un color "democrático" por así decirlo, aunque la tela teñida esconda los valores dictatoriales de aquellos tiempos.

En los años de la dictadura franquista, las musas, a través de los labios de estos artistas hablaban de una sociedad que callaba por el dolor y el miedo, forjados por la figura de un ser vestido de verde y condecorado por  millones de asesinatos a sus espaldas; cosa que no dista mucha de nuestra sociedad sordomuda, por el miedo y el dolor forjado por unos "señores" que reflejan en sus "medallas" millones de desahucios y parados. Como podemos observar la realidad no dista mucho de aquellos años, hoy en día se habla de "libertad" pero esta sigue sumida en la misma censura que las letras y melodías de estos artistas y poetas. Personalidades como Lluis Llach o el mismísimo Paco Ibañez, exiliado en Francia, cantaban los poemas de escritores de la talla de Rafael Alberti, invitándonos a Galopar, a protestar, a reivindicar lo que es nuestro uniéndonos para 

"Galopar hasta enterrarlos en el mar" 

http://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI&feature=related

Otros como Luis Eduarde Aute, Javier Krahe, Joaquín Sabina, Ana Belén, Victor Manuel, Serrat y muchos más, a través de una composición más sátira y metafórica denunciaban la ya democrática España, el comienzo de las mentiras electorales para acaparar votos, las canalladas y la dirección despotista que comenzó a realizarse. A su ves, de algún modo, vuelve de nuevo a escena la censura, a través de una composición de Javier Krahe cantada en un concierto en Salamanca, en la que es denunciada una de las mentiras y canalladas más grandes del mandato socialista y en la que las cámaras televisivas de televisión española fueron desapareciendo para no filmar.

"...Tú decir que si te vota, tu sacarnos de la OTAN..." 
"...Tú ganar gran elección ahora tu´mandar nación..."  
"...cuervo ingenuo hablar con lengua de serpiente..."

http://www.youtube.com/watch?v=m1WKvYN9GGo

Aunque estos artistas perduran en la actualidad, son otros los que forman parte de nuestra protesta social, la transgresión se a difundido a varios géneros y la canción de autor ya no refleja tan puramente, aquella sátira de la que hablaba líneas atrás, aunque sigan siendo algunos autores como Ismael Serrano o Pedro Guerra los iconos de esta nueva generación. Hoy son géneros surgidos y desarrollados en la década de los 80, como motivo de escape a esa situación, los que algún modo denuncian las injusticias surgidas en nuestro día día, los Barón Rojo, Leño, Rosendo, Loquillo, Sinientro total y más actualizados Ska-p, Boikot o A palo seko son ejemplos de ellos.

"...Papá cuentame otra vez, esa cuento tan bonito, de gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo..." 

http://www.youtube.com/watch?v=0xrMc6ZGs1w

"...Orgulloso de estar entre el proletariado..." (el vals del obrero, Ska-p)

http://www.youtube.com/watch?v=jciNQwb4Ys8

"...ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar verdades tralará. vamos a contar tu vida..." (mentiras, Boikot)

http://www.youtube.com/watch?v=fm6Rj-1VLtE

Aunque hoy en día la libertad de expresión en la música no está tan sujeta a censuras como las de años atrás, son los medios de comunicación los que apoyando a los sistemas políticos tergiversan y señalan aquello que no apoya a la causa de sus decisiones. Afortunadamente hoy en día tenemos medios como Internet donde la censura no hace efecto y la sociedad puede escuchar, opinar y apoyar aquello que le representa sin que la censura tome protagonismo.

Con esto simplemente muestro como las musas son sociales y la música a sido un medio que a ayudado al desarrollo social, y como es un elemento universal que no sólo es creado para nuestro use y disfrute, sí no que es un elemento intelectual y diverso que ayuda a que nos desarrollemos y mostremos aquello que tenemos dentro.

Sin más preámbulos, invito a que hoy dejemos de ser aquellos sordomudos, mediosos y vayamos a galopar juntos esta tarde, para luchar por nuestros derechos sociales, entre los que destacan una enseñanza publica y digna, sin recortes ni censuras; y una sanidad publica, además de verdad y realismo, porque somos nosotros los que decidimos que es mejor para nuestro futuro, no una panda de vagos con chaqueta y corbata.




martes, 30 de octubre de 2012

Lavado de cara: Bienvenidos al increíble mundo musical.

Tras llevar días meditándolo, decidí "rehacer" de nuevo este blog creado de una forma un poco precipitada este verano. Como todo, una casa no puede construirse si antes cimentarla como es debido y por eso, tras darme cuenta de mi mala estructuración y pésima introducción, he decidido volver a la carga, de una manera más elaborada, meditada.y tranquila, por que como bien dice el refrán "rectificar es de sabios" y yo por lo menos la barba la tengo!.

Muchos de los que ya frecuentabais esto, pocos pero importantes, diréis ¿y este tío que ha hecho con lo que había publicado? pues nada, simplemente lo reelaboraré mejor, más concisamente y mejor presentado, para que así vosotros, leyentes, podáis visitarlo y si os gusta me dejéis algún comentario, que siempre es de agradecer.

Bueno, dejando un poco de lado las explicaciones y entrando un poco más de lleno en el blog, primero he de explicar un poco el sentido que le he dado a este título y por que lo he elegido. La verdad y siendo sincero el título fue estimulado principalmente a través de una canción realizada por un grupo de música "indie" llamado Love os Lesbian, y que lleva como título "universos infinitos". Esto no fue la causa sí no la creación de una idea que comenzará tomar forma en mi cabeza a medida que le iba sacando sentido a este título singular, y de múltiples significados.

la palabra "universal" es muy diversa, y viene significar algo que es general, que puede ser utilizado de diversas maneras o que puede extenderse y derivar en varías formas; sí a esta palabra le juntamos el término "música", esta diversidad creada comienza a aumentarse aún más. Para que podamos entenderlo de una manera más sencilla, la música universal comprende varios campo o significados, en base a lo que nosotros queramos identificar o definir.

Principalmente como todo arte, la música puede significar millones de cosas y a la vez una sola, puede expresarnos sentimientos o dibujarnos situaciones, tiene el poder de persuadir o alimentar a la sociedad, sea cual sea el fin,  la música siempre va representar un papel importante en nuestra vida, en nuestra sociedad o en nuestra concepción.
Desde el punto de vista musical, un compositor puede crear una obra con un fin específico, pero a su vez está puede suscitar en nosotros sensaciones  o conceptos que distan mucho de la intención de su creador. Esto es una de las muestras más alucinantes que contiene este arte, y es que a no ser que el compositor nos exprese de alguna manera la concepción que va ligada a la obra, nosotros somos los que de alguna manera la interpretamos como creemos convenientes creando así un significado que quizás pueda estar muy cercano al del creador. Como ejemplo, podemos tomar la obra creada por Schumman "kinderszenen" con la que el compositor, a través de la interpretación pianística, nos quiere mostrar su infancia; a su vez la variación rítmica y tonal de los movimientos que se van sucediendo en la obra, nos puede suscitar a notros una idea de alegría o tristeza dentro de ésta obra, este fenómeno se debe a la universalidad musical.

Otro de los ejemplos más claros  de está universalidad, está en la derivación e influencia que este arte tiene en otros géneros desarrollados a partir de él, o en la sociedad del momento. Un ejemplo claro es el Rock, el cual nace del blues teniéndolo como clara base en su desarrollo y siendo este a su vez, un género de origen africano que sirvió para que el pueblo negro afroamericano luchase por sus derechos contra la injusticia racial blanca, he aquí otra muestra de universalidad musical.

Finalmente, la universalidad también podemos ligarla a la apreciación de la variedad genérica qe se da dentro de la música, una variedad maravillosa que va desde los confines más antiguos representados por el gregoriano en la época medieval, al metal más duro desarrollado en está nueva era que vivimos. Está es la intención con la que me he animado a realizar este blog, una intención basada a veces en los origines de ciertos géneros, corrientes, músicos o épocas musicales; una concepción que como su nombre indica es bastante UNIVERSAL.

Bueno finalizando está introducción un tanto estética y filosófica, de la cual espero estaría orgullos mi preciado profesor Miguel Salmerón, sólo me queda decir que espero que os guste y os anime a seguir visitando este lugar.

Un saludo.

"Ahora dicen que hay muchos más universos, infinitos como el nuestro"
                                                                                     (Love Of Lesbian, "Universos Infinitos")